Pánico Escénico

Por Guillermo Mazzarello

“El pánico escénico está para indicarme que estoy desconectado de la obra”

       Bien sabemos que no es sólo eso. Para abordar el pánico escénico es necesario plantear algo de teoría ¿Porqué tenemos tanto de deseo de destacarnos entre los demás y porqué también nos aterroriza hacerlo?

Libro por u$s 25.00

Cazadores y Presas

       Desde el origen de los tiempos, cuando los humanos éramos primates andando por la pradera es que traemos este miedo ancestral a destacarnos del grupo. Cuando un grupo de animales es acechado por un animal cazador, sabe que éste espera atacar, no a aquél que se encuentra en la protección de la compañía de otros compañeros, sino a aquél que está solo, adelantado, o rezagado, o herido. Es por eso que los animales en una manada tienden a permanecer juntos, aún en el comportamiento. Ihncluso cuando se asustan y huyen, todo el grupo lo hace en la misma dirección.

Ego

       Un primer factor que considero importante es la de definir para qué tocamos, o para quién. He comprobado que para muchos una presentación en vivo es como un combate en el que hay que vencer, en el que no nos tienen que derrotar, y es verdad que si creemos que se trata de una lucha, en donde nos puede llegar a pasar algo malo, es lógico que sintamos miedo.

       Otro paradigma distinto es el de enfocarse en el público, en su goce, en donde sólo podemos sumar, ya que si sentimos que el público es nuestro enemigo, estamos sólo enfocados en nosotros mismos.

       Quien tiene pánico escénico lo que más teme es a equivocarse en el escenario, a decepcionar, y estudia, no para comunicar la obra, o dar su mensaje, sino para no equivocarse. Por eso no centra su estudio en la profundidad de la obra, sus matices, sus emociones, sino que estudia para no fallar.

Papas y maestros

       Y es en la figura del padre donde comienza todo, y en la de los maestros donde continúa, ya que éstos son una representación de la figura del padre en determinado momento del proceso de aprender.

       Un padre severo y amonestador criará un hijo que necesitará siempre obtener el aprecio del padre que parece serle negado. A no ser que el padre sepa hacer sentir valioso al  hijo y a sus producciones, el hijo solo se expresará con el objeto de ser apreciado.

       Un hijo con esta configuración repetirá la conducta con sus maestros, y si se trata de un maestro también severo y amonestador, el alumno irá eternamente detrás de esa aceptación permanentemente aplazada; No irá a estudiar música para hacer música, irá a estudiar música para se querido por su maestro.

       Es que estos maestros severos son maestros que no quieren tocar, y generalmente no lo hacen, y producen alumnos que tampoco quieren tocar, y cuando existe esta des conexión con la música, algunos renuncian al deseo musical, simplemente la abandonan. Otros no renuncian al deseo musical, pero renuncian a tocarla, y dan clases de música, lo cual es peligroso, ya que repiten el modelo en el alumno. Finalmente hay un tercer grupo que admite un deseo musical y su incapacidad para lograrla, identificándola como un problema y pudiéndose, así, encargarse de su superación.

       De ahí que tantos estudiantes certificados y profesores recibidos de instrumento sean incapaces de tocar música, anteponiendo el dogma por sobre la realidad musical. Es por eso que los conservatorios no son ámbitos ideales para hacer música. No quiero decir que en los conservatorios no se pueda hacer música, sino que no son ideales para hacerlo.

       Un conservatorio posee un programa que trata de igualar un proceso de aprendizaje para todos los alumnos utilizando exámenes niveladores para ese fin, ignorando que el proceso de descubrimiento y desarrollo musical es definitivamente unico e independiente para cada persona.

       Es importantísimo que un programa de estudio, ya sea éste gestionado por un profesor o por el mismo alumno, tengo como objeto el desarrollo “personal” de la musicalidad, anclarse en la personalidad del músico, su percepción y preferencias, robustecer los puntos fuertes del individuo, abordar los puntos débiles sólo para lograr un balance, sin llegar a que su abordaje se convierta en un impedimento creativo.

Conexión con la Obra

       De ahí que es tan importante la conexión con la obra. Si uno descubre en la obra su belleza, si uno encuentra placer en improvisar en su instrumento, uno va a querer compartirlo, ya no se tratara de percibir a la presentación en vivo como  un examen o una lucha, sino una instancia de comunión.

       Por eso es bueno preguntarse porqué uno hace música, qué es lo que uno busca, y eso se verá desde la misma instancia del estudio. Estudiar la obra desde sus emociones, su planteo estructural, como consigue las diferentes situaciones psicológicas, permitir que nos enamore, acceder a su goce, nos va a poner en una situación de goce al interpretarla, y ahi9 estará en foco y la motivación para interpretarla ante el público.

Conexión con el público

       ¿Para qué queremos actuar en público? ¿Qué e lo que queremos darle?

       Es importante plantearse estas preguntas para que nuestra preparación se desprenda de su respuesta. No es lo mismo que nuestra primera preocupación sea “no equivocarnos” a que lo sea “el goce” de nuestra audiencia. Cuando tememos equivocarnos, el foco está en nosotros, cuando ansiamos producir goce, el foco está en el público.

       Y es que al público le encanta la música en vivo, a todos les gusta mucho que alguien les toque música sólo para ellos, y cuando cobramos verdadera dimensión de lo que3 esto significa, descubrimos que ni siquiera hace falta hacer una actuación extraordinaria: “Tocá música y el público te lo va a agradecer”

Estrategias

  • Improvisar mucho, jugar habitualmente con el instrumento. Que su mecanismo se incorpore a nosotros hasta adquirir cierta naturalidad en nuestro vínculo con él. Disfrutar tocar hará inevitable que “deseemos” compartirlo con otros.
  • Llegar a horario al local donde actuaremos. Probar sonido disipa mucho nerviosismo y nos hace tomar contacto con el lugar. Por el contrario, llegar tarde a una tocattina nos pone en la situación de ser el más desconectado de todos con el lugar del concierto.
  • Practicar con la puerta abierta, compartir cualquier situacion de hacer música con amigos, en la prueba de sonido, podés tocar para las mozas, los cocineros, la gente que limpia…
  • Ensayar bien. Tener algunas cosas mecanizadas en el cuerpo hacen que tocar nos insuma menos recursos mentales, es importante que tocar nos sea “fácil”, para que uno pueda emplearse en interpretar, disfrutar y comunicar.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *